Comment créer ta web-série d’animation en indé ?

Et voici un article sur la question que se posent plein d’animateurs en herbe: comment créer ma web-série d’animation en indé, sans ressources, sans diplômes, mais avec plein de passion ! Créateurs, vous êtes au bon endroit !

La création d’une web-série d’animation indépendante (en anglais ils appellent ça “indie animation” !) peut sembler être un projet ambitieux, mais avec les bons outils, une planification minutieuse et beaucoup de passion, c’est tout à fait réalisable. Je m’appelle Griffure, j’ai créé ma web-série d’animation en indé, et je te propose un petit pipeline pour à ton tour raconter des histoires en dessin animé.

Définir l’Idée et l’Histoire de ta web-série d’animation

Trouver une idée originale : Ton idée doit être unique et personnelle. Prends le temps de réfléchir à ce que tu veux raconter et comment tu veux le faire. Une bonne histoire est la clé du succès de toute web-série d’animation.

Saches que le coeur d’un projet animé est à mon sens les personnages originaux que tu vas créer pour donner vie à ton histoire. Ces personnages peuvent être inspiré par ta vie, tes expériences, par des oeuvres qui t’ont marqué ou déçu… Au travers du character design, du world building, des fiches de personnages et des prémices du scénario, tu vas pouvoir développer une bible littéraire et une bible graphique qui vont te donner une idée de ce que tu veux raconter. Ces documents sont indispensables pour montrer ton travail à des professionnels !

Écrire le scénario : Une fois ton idée définie, écris le scénario de ta série. Développe les personnages, les dialogues et les arcs narratifs. Un bon scénario doit être bien structuré et contenir des éléments qui captiveront l’audience que tu cibles.

L’écriture du scénario est le plus important, pas seulement car c’est l’une des seules choses qui resteront dans l’esprit du spectateur, mais parce que le scénario est ce qui va organiser et mettre en lumière tes personnages et ton univers.

Making-of: UNAI, ma web-série d'animation en indépendant
Making-of: UNAI, ma web-série d’animation en indépendant

Planifier la Production

Créer un storyboard : Le storyboard est une représentation visuelle de ton scénario. Il te permettra de visualiser chaque scène et de planifier les angles de caméra, les mouvements des personnages et les transitions.

J’ai personnellement mis beaucoup de temps avant de faire mes storyboards, mais son peut aussi s’en passer aujourd’hui avec les outils de pré-visualisations ou des photographies.

Établir un planning : Créer une web-série d’animation demande du temps. Établis un planning réaliste pour chaque étape de la production, de l’animation à la post-production.

J’ai personnellement mis beaucoup de temps à faire exister mon projet. Au delà de l’apprentissage et de la mise en place de mon univers, ce n’était pas souvent ma priorité. Cependant, prendre le temps de créer une histoire même si elle se découle sur le long terme peut-être une idée de montrer son évolution et ses compétences en action.

Choisir les Outils et Logiciels en tant qu’indé

Sélectionner les logiciels d’animation : Il existe de nombreux logiciels d’animation disponibles, comme Blender, Toon Boom, ou Adobe Animate. Choisis celui qui correspond le mieux à ton style et à tes compétences.

Investir dans du matériel : Bien que l’animation puisse être réalisée avec des outils numériques, un bon ordinateur, une tablette graphique et un logiciel de montage vidéo sont des investissements essentiels mais pas obligatoire.

Je recommande chaudement l’utilisation de logiciels open-source et gratuit qui sont de plus en plus adoptés dans les studios d’animation professionnels. L’usage de technologie open-source permet d’apprendre à construire des projets sur des outils qui seront des normes sur le long terme. Ainsi, tu t’appropries des outils qui pourront devenir tes outils dans ta vie professionnelle !

Animer ta Série

Travailler l’animation : L’animation est l’étape la plus technique. Que tu optes pour une animation 2D traditionnelle, 3D ou une combinaison des deux, assure-toi de maîtriser les bases du mouvement et de l’expression des personnages.

Il existe de très nombreux logiciels permettant de fabriquer des images pour des films d’animation. Et ils découlent tous du processus que tu vas utiliser: 3D, dessin tradi, stop-motion…

Si un jour tu trouves que l’image n’est pas à la hauteur de l’histoire que tu racontes: c’est normal ! Faire ta web-série en indépendant implique un investissement titanesque et souvent sans retour sur investissement (du moins, au début). Le plus important est de montrer ton évolution et tes capacités d’adaptations. La créativité né toujours de la contrainte.

Créer ta web-série d’animation indé est un parcours long et sinueux, et cela demande beaucoup de temps et d’apprentissages: au delà de l’animation et de la technique, il y a la compréhension des outils de l’audiovisuel, la manière de faire produire ta série pour la montrer au plus grand nombre…

Cependant, saches que ce travail ne sera jamais vain car il t’ouvrira de nombreuses portes dans le monde professionnel ! Après tout, quitte à créer, autant montrer l’évolution de tes talents !

Ajouter des voix et des effets sonores : Une bonne animation est accompagnée de voix claires et d’effets sonores appropriés. Tu peux faire appel à des acteurs de voix ou enregistrer tes propres voix. Les effets sonores et la musique ajoutent également de la profondeur à ton animation. Attention cependant à bien prendre le temps de travailler le son: je me suis souvent pressé à cette étape, et c’est pourtant la partie la plus importante.

Le sound design est aussi un travail à part entière: il en découle de très nombreux métiers différents. T’essayer à ces savoirs-faire te permettra de mieux converser dans le futur avec les équipes son, et ainsi fluidifier cette partie de travail. En l’occurence, l’animation laissant part-belle aux effets sonores, c’est une matière à bien creuser !

Finaliser et Publier

Faire le montage final : Le montage est une étape cruciale où tu rassembles toutes les pièces de ton projet. Utilise un logiciel de montage vidéo pour assembler les scènes, ajouter les effets sonores et la musique.

Publier ta série : Choisis une plateforme de diffusion pour ta web-série. YouTube, Vimeo ou des plateformes dédiées à l’animation peuvent être de bonnes options. Assure-toi de promouvoir ta série sur les réseaux sociaux et autres canaux pour attirer une audience.

Promouvoir et Interagir avec ton Audience

Crée des comptes sur les réseaux sociaux pour ta série et partage régulièrement des mises à jour, des teasers et des coulisses de la production.

Également, réponds aux commentaires, organise des sessions de questions-réponses et implique ton audience dans le processus créatif. Une communauté engagée est essentielle pour le succès à long terme de ta série.

Mais personnellement je n’ai pas une immense communauté, mais je pense que mes projets pourront me permettre à terme de séduire de nombreuses personnes et de les passionner pour mon projet ! En attendant, ma web série d’animation a son Facebook et son Instagram !


Créer une web-série d’animation indé est un voyage passionnant qui demande du temps, des efforts et de la créativité. En suivant ces étapes et en restant dédié à ton projet, tu peux donner vie à tes idées et captiver une audience avec ton travail. Bonne chance dans cette aventure animée !

Du poisson, des avions et quelques orages: critique du manga “Le chat et le Nuage”

Le Chat et le Nuage est un manga français illustré et écrit par Monica Pasqualini. Voici ma critique !

Le Chat et le Nuage est un manga français… Bon, disons le terme, un manfra (ce mot est difficile à prononcer !) illustré et écrit par Monica Pasqualini. Poétique, magnifiquement dessiné, habite d’adorables personnages hauts en couleurs – et pourtant, c’est un manga en noir et blanc ! Quand deux frères chatons croisent un nuage mignon comme tout qui se révèle être un orage hyper-badass, c’est parti pour la critique garantie 10% Griffure et 90% ULM !

Narration et thèmes

Sur l’île de Koï vivent deux frères orphelins: le grand frère, Rudy, et le petit frère Milo. Alors que le grand s’entraîne pour devenir pêcheur, son petit frère rêve d’aviation. Hélas, la mort des parents de nos protagonistes ont refroidi nos deux chatons de ressortir l’avion du garage.

C’est alors que Hop, un petit nuage tombe du ciel et change la vie de nos deux amis, et s’apprête peut-être à sauver leur village de la météo locale.

Entre les orphelins qui essaient de se construire un avenir, la confrontation fraternelle ponctuée par la pêche dangereuse (non mais la taille du poisson quoi) et la réparation du bi-place, pleins d’arcs narratifs s’entremêlent dans cette oeuvre bien ficelée et adorablement mise en page.

J’ai été surpris par la qualité de l’écriture. En seulement deux Tomes, l’autrice parvient à nous offrir une jolie aventure, dont les arcs sont extrêmement bien pensés, avec des rebondissements éloquants et des résolutions de situations épiques, le tout en nous faisant découvrir un univers chat-oyant pour petits et grands (je suis si fier de mes jeux de mots, mais hélas, je sens que je ne suis pas le premier à l’avoir fait).

Couverture du premier tome – Le chat et le nuage – © Monica Pasqualini

Milo est intrépide, paradoxalement plus courageux que son frère sur certains aspects. Les phobies des personnages et leurs réactions sont super bien mises en scènes, et les relations entre les personnages sont pure, et leurs interactions authentiques. Au programme donc, liberté, amitié, fraternité (j’écris ces lignes après une dissolution de l’assemblée nationale, du coup, les idées fusent, comme vous pouvez le constater).

Hop navigue dans le récit tel un spectateur, en hésitant parfois, souvent à interférer dans le récit. Milo, lui, est en proie à des sentiments telle que la mélancolie alors qu’il contemple le village dans lequel il vit, puis s’éprend d’hyperactivité alors que Hop vient chambouler son quotidien d’apprenti aviateur.

Les arcs narratifs sont pensés pour nous emporter dans les ambivalences des personnages: craintes, amour, deuil… Ils apportent chacun à la trame ce qu’il faut d’insouciance et de gravité.

Graphisme et Esthétique

J’ai été immédiatement séduit par le trait que nous offre le manga. Des petits chats qui partent à l’aventure, un univers kawaï où se rencontrent aviation, île paradisiaque et duo improbable. Si la plupart des gens y verront une référence aux Ghibli et plus particulièrement à Porco Rosso, j’y vois personnellement une référence à Super Baloo (Tales Spin) mélangée à une influence Miyazakienne qui va ensoleiller votre lecture et votre journée (mais pas celle des personnages, sinon, ça marche pas les jeunes) !

Félicitations à Hop qui passe en deux tomes de petite créature fragile à super sayenne qui défonce des orages sans se poser de question. Prends en de la graine San Goku ! Ici, pas de cinq minutes qui tiennent (allez, la référence c’est cadeau).

En bref, les dessins sont mignon comme tout, le character design est syper cool, les décors sont insane. Par contre, c’est interdit aux fumeurs: pas besoin d’ajouter de nuages ici.

On découvre le village des chats, les amis de Rudy qui sont tous dotés de design évidemment amusant.

Quand l’onirique devient univers, quand l’aventure s’envole, quand une amitié se partage. C’est bien, mais c’est trop mignon quoi !

Pour ceux qui cherchent une lecture adorable tout en étant sûr de justifier votre achat à votre moitié en disant « mais non, c’est aussi pour les enfants », « Le chat et le nuage » est une œuvre à lire sans attendre: prenez de la hauteur !

Note: adorable/20  


Le Chat et le nuage, de Monica Pasqualini (Linktree). Disponible sur Amazon.


Découvrez les autres articles de GRIFFURE.COM.

Quelles sont les différences entre cross média et transmédia ?

Dans le domaine de la communication et du marketing narratif, les concepts de cross média et transmédia sont fréquemment discutés, notamment dans des secteurs créatifs comme le jeu vidéo, l’animation, la bande dessinée ou les expériences sur site. Bien que ces termes puissent sembler similaires, ils désignent des approches distinctes pour raconter des histoires à travers différents médias. Cet article examine les différences entre le cross média et le transmédia, en se concentrant sur leurs applications dans ces domaines spécifiques.

Cross Média: l’adaptation au coeur de l’expérience

Le cross média consiste à diffuser un même contenu sur plusieurs supports médiatiques, adaptés à chaque format, afin de toucher un public plus large. Voici comment cette approche se manifeste dans les jeux vidéo, l’animation, la bande dessinée et les attractions :

Jeux Vidéo

Dans le domaine des jeux vidéo, une franchise peut être adaptée à différents médias pour maximiser son impact.

  • Exemple : La franchise Assassin’s Creed d’Ubisoft. Le jeu vidéo principal est accompagné de romans, de bandes dessinées, d’un film, et de courts-métrages animés, chacun racontant une version de l’histoire ou offrant des perspectives supplémentaires, mais tous reprenant les éléments centraux de l’univers du jeu. Le film est pour moi un cas d’école, car il porte la volonté d’adapter les éléments scénaristiques issus des premiers jeux (notamment l’arc autour de l’animus, pourtant abandonné dans les suites).

Animation

L’animation peut également bénéficier de l’approche cross média en adaptant ses contenus pour différents canaux.

  • Exemple : La série animée Pokémon. Outre la série télévisée, Pokémon a été adapté en jeux vidéo, cartes à collectionner, films, mangas, et produits dérivés, chacun portant le même univers et personnages.

Bande Dessinée

Les bandes dessinées peuvent être adaptées pour toucher un public plus large à travers différents médias.

  • Exemple : The Walking Dead a commencé comme une bande dessinée avant de devenir une série télévisée à succès, puis des jeux vidéo, des romans, et des produits dérivés. Chaque média adapte l’histoire centrale de la bande dessinée originale. Et je ne parle pas des adaptations dans l’animation et le jeu vidéo qui ne se comptent plus !

Attractions

Les parcs à thèmes et attractions peuvent également exploiter le cross média pour enrichir l’expérience des visiteurs. Ce qui est extrêmement intéressant est la volonté d’adapter un univers le plus fidèlement possible à un moment donné.

  • Exemple : Les attractions basées sur l’univers de Harry Potter dans les parcs Universal Studios. Les livres et films originaux sont complétés par des attractions immersives, des jeux interactifs, et des produits dérivés, permettant aux fans de vivre l’univers de manière tangible. Toujours aux Universal Studios Floride, le land Marvel est précisément une adaptation, contrairement au land Marvel de Disneyland Paris ou on retrouve une diégèse plus proche des films des Studios Marvel.

Transmédia: jamais deux fois la même histoire

Le transmédia, en revanche, va au-delà de la simple adaptation d’un même contenu sur différents supports. Il s’agit de créer une expérience narrative où chaque média apporte une dimension unique à l’histoire globale. On ne raconte jamais deux fois la même histoire, tout en utilisant le format inhérent au support utilisé comme méthodologie de narration. Autrement dit, la plasticité est aussi une manière de concevoir l’histoire transmédia.

Jeux Vidéo

Les jeux vidéo peuvent utiliser le transmédia pour enrichir l’expérience de jeu à travers différents supports.

  • Exemple : Au contraire, le transmédia va au-delà de la simple adaptation d’un même contenu sur différents supports. Il s’agit de créer une expérience narrative où chaque média apporte une dimension unique à l’histoire globale. On ne raconte jamais deux fois la même histoire, tout en utilisant le format inhérent au support utilisé comme méthodologie de narration. Autrement dit, la plasticité est aussi une manière de concevoir l’histoire transmédia. 
  • L’univers de Krosmoz d’Ankama s’étend à travers des romans, des bandes dessinées, des séries animées, et des jeux vidéo. Chaque support offre des détails supplémentaires et des histoires parallèles qui complètent l’expérience globale, tout en pensant chaque médium avec ses spécificités. L’histoire de deux médiums n’est jamais la même, ce qui permet de faire de chaque œuvre un portail d’entrée unique, non indispensable sur l’univers fictionnel.
UNAI: le projet transmédia de GRIFFURE !

Animation

L’animation peut exploiter le transmédia pour créer des histoires immersives et fragmentées.

  • Exemple :The Matrix” de Warner Bros. Outre les films principaux, l’univers de “The Matrix” est exploré à travers des courts-métrages animés (Animatrix), des jeux vidéo, et des bandes dessinées, chacun révélant des aspects uniques de l’histoire globale.

Bande Dessinée

Les bandes dessinées peuvent utiliser le transmédia pour enrichir leur univers narratif.

  • Exemple :Marvel Cinematic Universe” (MCU). Les films de Marvel sont complétés par des séries télévisées, des bandes dessinées, et des contenus web qui explorent différents aspects de l’univers Marvel. Chaque média offre des morceaux de l’histoire globale, incitant les fans à consommer plusieurs supports pour une compréhension complète.

Attractions

Les attractions peuvent intégrer le transmédia pour offrir des expériences immersives et interactives.

  • Exemple :Star Wars: Galaxy’s Edge” dans les parcs Disney. L’expérience du parc est complétée par des applications mobiles interactives, des livres, des bandes dessinées, et des contenus en ligne qui permettent aux visiteurs de s’immerger dans l’univers “Star Wars” et d’en découvrir différentes facettes.

Principales Différences

Cross médiaTransmédia
Approche de la narrationLa même histoire est adaptée à travers différents supports pour maximiser la portée.Chaque média raconte une partie différente et unique de l’histoire globale, nécessitant une exploration active du public.
Interaction et EngagementVise à accroître la visibilité et la répétition du message.Encourage l’engagement interactif et l’exploration à travers divers supports.
Objectifs NarratifsMaximiser l’audience en adaptant le même contenu pour plusieurs plateformes.Créer une expérience immersive où chaque média enrichit l’histoire globale.
Complexité de la créationRelativement simple, avec une adaptation du même contenu pour différents médias.Plus complexe, nécessitant une planification et une coordination étroite pour maintenir une cohérence narrative à travers différents supports.
Les différences entre les différents positionnements clés

Conclusion

Le choix entre une stratégie cross média et transmédia dépend des objectifs créatifs et de l’engagement souhaité avec le public. Le cross média est idéal pour diffuser une histoire de manière cohérente sur plusieurs plateformes, tandis que le transmédia offre une expérience narrative enrichie et interactive. En comprenant ces différences, les créateurs de contenu dans le domaine des jeux vidéo, de l’animation, de la bande dessinée et des attractions peuvent mieux structurer leurs projets pour captiver et engager leur audience.


Pour en savoir plus, voici d’autres articles sur le sujet:

Cara.app: l’Instagram pour les artistes garanti sans IA

C’est la nouvelle app du moment: Cara.app, l’Instagram dédié aux artistes garanti sans IA et sans intelligence artificielle générative.

C’est la nouvelle app du moment: Cara.app, l’Instagram dédié aux artistes garanti sans IA et sans intelligence artificielle générative.

Dans un monde où les plateformes de médias sociaux sont de plus en plus dominées par l’intelligence artificielle, les artistes recherchent des espaces plus authentiques pour partager leur travail. Alors que Meta a changé ses conditions d’utilisation pour pouvoir moissonner les informations de ses utilisateurs et entraîner ses outils d’IA via les données de Facebook et Instagram, les artistes se questionnent ces nouvelles pratiques.

Mais de nombreux artistes se demandent s’il reste de la place pour eux sur ces plateformes saturées. Bien que ces services offrent une exposition massive, ils sont souvent dominés par des contenus viraux. Et ces algorithmes favorisent les dérivent telles que le ré-upload non autorisé du travail d’artistes, un manque cruel d’interactions, et accessoirement de quoi nourrir les intelligences artificielles des GAFAM.

Cara.app se positionne comme la solution alternative du moment, offrant une expérience similaire à Instagram, mais exclusivement dédiée aux artistes et, surtout, interdit à l’intelligence artificielle.

Cara.app : L’Instagram des artistes

Cara.app est conçue pour les artistes de tous horizons – peintres, photographes, sculpteurs, illustrateurs, et bien d’autres. L’application se distingue par son interface intuitive et élégante, rappelant celle d’Instagram, mais avec des fonctionnalités spécifiques aux besoins des artistes. Vous pouvez créer un portfolio professionnel, organiser vos œuvres par collections, et même interagir avec une communauté passionnée par l’art.

Ainsi, vous pouvez indiquer l’outil utilisé, le logiciel ou la technique employée pour votre oeuvre.

Un portfolio minimaliste intégré à un réseau social

L’une des caractéristiques phares de Cara.app est son système de portfolio. Contrairement à de nombreuses autres plateformes, Cara.app interdit strictement l’utilisation de l’intelligence artificielle pour l’analyse ou la manipulation des œuvres. Cela garantit que chaque pièce d’art est présentée et protégée exactement comme l’artiste le souhaite, sans intervention technologique.

Tenter de retrouver sa communauté

Cara.app valorise l’interaction humaine et la connexion authentique entre les artistes et leurs admirateurs. Ici, les likes, commentaires et partages sont des expressions sincères d’appréciation, non pas générées ou influencées par des algorithmes. Chaque artiste peut ainsi bâtir une audience fidèle et engagée, basée sur une appréciation véritable de leur travail.


Vous êtes intéressé par Cara ? Rendez-vous sur le site officiel de l’application: Cara.app. Et n’hésitez pas à me suivre sur l’application: @GRIFFURE !